domingo, 8 de junio de 2014

El pop fusión deJason Mraz, debutó junto a su banda de talentosos músicos

El cantautor mundialmente conocido por éxitos como “I’myours”, “I Won'tGive Up” y “Lucky”, deleitó al público chileno con canciones que integran el pop, reggae, rock, folk, jazz y hip hop.  Fue precedido por el californiano Donavon Frankenreiter, como artista invitado, y contó con la participación de la cantante chilena Nicole.

10 diciembre 2013




El show abrió con la interpretación íntima de sólo dos guitarrasque llenaban el espacio del Movistar Arena, una en manos de DonavonFrankenreitery la otra en manos de un diestro intérprete de la armónica para cantar juntos temas de su más reciente álbum titulado StartLivin, producido por el reconocido músico Jack Johnson a quien Donavon conoció en Hawaii a través del surf.
La entrada de JasonMzratambién se inició conguitarra y voz, tocando “TheFreedomsong” –a tono con la atmósfera intimista generada por Donavon-, poniendo énfasis en su fuerza interpretativa y el carisma natural con que se maneja en el escenario. Le siguióla incorporación de los demás músicos de la banda  (bajo, guitarra eléctrica, teclados, batería, saxo, trompeta y trombón, violín, percusión y accesorios), parainterpretarcanciones de su último disco, Loveis a fourletter Word, editado el año 2012, entre las que se destaca “I won´tgive up” (primer sencillo), “Thewoman I love” , “93 Million Miles” y “TheFreedomsong”, con la cual abrió su presentación.

Un momento muy anunciado y esperado por todos fue la participación de la cantante chilena Nicole, que se unió al show para cantar el tema “Lucky”, popularizado por la versión que Jason grabara junto a la destacada cantante de country folk ColbieCaillat, también ganadora de un Grammy por su colaboración pop vocal a dicha canción.

El público disfrutó de otros éxitos del cantante tales como “Butterfly”, “3 Things”, “Threelittlebirds”, “Only Human”, cuyas letras esperanzadoras hablan sobre la compasión, la naturaleza y la sanación, y que en parte, resumen su filosofía de vida. No olvidemos que Jason, además de músico, es un fuerte activista del medio ambiente y la educación. En su visita a Chile visitó y donó 13 millones de pesos para la compra de instrumentos musicales en la escuela “Súmate” del Hogar de Cristo en la comuna de La Granja con el fin de habilitar la educación musical entre los chicos como medio de sanación y desarrollo.

Con respecto a la composición de los temas, estos cuentan con matices rítmicos y estilos musicales que fusionan elementos del reggae, el folk, jazz, pop y la música latina, unidos por sugerentes grooves a cargo de los músicos,quienes con gran entusiasmo iban demostraron su talento en constante comunicación con el público.

El concierto también incluyó transiciones interesantes que unieron los éxitos de Jason a algunos clásicos de la música popular norteamericana como “Fly me to de moon”, popularizada por Frank Sinatra; “Everything´s gonna be alright” de Bob Marley, o “Somewhereover de rainbow” que el cantante unió con uno de sus temas más populares “I´myours”, canción que fue coreada por la audiencia para dar cierre a este tan esperado y exitoso show.

Caro Chacana

sábado, 7 de junio de 2014

Una original combinación de piano y clavecín en el 4° Festival de Jazz Eu.

El destacado pianista Michael Wollny de Alemania y TamarHalpernin, una de las mejores intérpretes del clavecín en el mundo, fueron el aporte de Alemania al reciente festival de Jazz europeo realizado la semana pasada en Santiago.




Los músicos invitan al público a sumarse a una travesía de sonidos que atraviesa distintas épocas de la historia de la música, unidas a través del carisma y el talento de estos dos grandes intérpretes de la música mundial. 


El pianista Michael Wollny, ha colaborado con muchísimos artistas de fama internacional, impresionando al público en cada una de sus presentaciones gracias a su gran innovación y creatividad al momento de improvisar. TamarHalperin, por su parte, es una de las más famosas intérpretes del clavecín, egresada de la “JulliardSchool of Music” de Nueva York y conocedora en profundidad de las obras clásica s de este noble instrumento que antecedió al piano y en el cual Bach compusiera sus obras más significativas.

El año 2010 fueron ganadores del premio alemán de música ECHO a “El mejor álbum de piano”,
con un original proyecto-álbum titulado “Wunderkammer”, una ingeniosa propuesta musical que  integra música clásica barroca, jazz, música minimalista, pop y avantgarde en la combinación perfecta y acústica de piano, clavecín, celesta, armonio y glockenspiel.

Conversamos con MichaelWollny y TamarHalerin sobre su propuesta del “Wunderkammer”, su particular forma de abordar los estudios académicos y su pensar musical subyacente.


Sobre el cruce entre el clavecín y el piano y de este con el jazz. Es algo muy novedoso. ¿Son ustedes los primeros de la música académica en relacionar ambos instrumentos?

TamarHalperin: No creo que seamos los primeros, pero sí uno de los pocos. En la música clásica, podemos mencionar al hijo de Bach, Carl Philipp Bach, y en la música contemporánea, a ElliotCarter; ambos escribieron música donde se cruzan el piano y el clavecín, pero no es muy frecuente. En la música popular, en cambio, hay varias canciones de The Beatles que lo incluyen (“In myLife”, “Piggies”, “Fixin a hole”).

MichaelWollny: El clavecín tiene un rol importante en la música de películas, en especial en las películas de terror y en el cine italiano de los años ´70 y ´80 con autores como RomanPolanski o  compositores como John Carpenter que incluyen instrumentos como el clavecín, la celecta y percusiones. Lo que de algún modo fue una inspiración.

¿Cómo fue la reacción de sus colegas de la escuela tradicional al incorporar el clavecín al mundo del jazz?

TamarHalperin: No sé exactamente lo que piensan todos, pero entre mis amistades hubo mucha curiosidad y entusiasmo y los músicos clásicos se mostraron impresionados al punto de decir “cómo no se nos ocurrió antes”, porque suenan perfectamente juntos. Aún así, es importante decir que la mayoría de las cosas que hacemos no vienen netamente del jazz, pero Michael es un pianista de jazz, y la mayoría de nuestros conciertos son en festivales de jazz. Entonces depende del contexto. Nos hemos presentado en algunos conciertos clásicos, homenajeando a Bach, pero la mayoría de nuestras presentaciones se relacionan al jazz.

Michael Wollny: Se han hecho relaciones entre el clavecín y el jazz, por ejemplo,existe el trabajodel pianista suizo George Grunstque grabó “Jazz goestoBaroque” (“El jazz va al barroco”). Pero no estoyinteresado en que Tamar toque  líneas de jazz en el clavecín al modo de “mímica”, sino que encuentre en el instrumento, algo que sienta y le sea natural.

Tamar: Claro, yo no toco el clavecín como si fuese un piano, tampoco pretendo tocarlo como si fueres un músico de jazz. Lo toco, manteniéndome fiel a mi idioma y al repertorio propio del clavecín, lo abordo desde ese punto de vista y no tanto desde la visión del jazz.

Michael:   El clavecín en la música barroca, al ser muy percutido, cumple el rol de la base rítmica  (bajo continuo). Las cualidades del stacatto, de alguna manera llevan el swing, el ritmo.

Tamar: Algunas veces me siento tocando “drum´nbass”, porque algunas veces mantengo un patrón y el ritmo en una mano y con la otra voy haciendo variacionesmelódicas encima. 

En el año 2010 su álbum “Wunderkammer” recibió el premio alemán de música ECHO en la categoría “El mejor álbum de piano”. ¿Cuál es la idea que hay detrás de ese proyecto? ¿Qué significa Wunderkammer?

Michael: Wunderkammer es una idea que sacamos de esas muestras de museo  del siglo XIX que realizaban los nobles para mostrar  sus objetos de colección a modo de “curiosidades” provenientes de todo el mundo: minerales, mapas de otros países, obras de arte, vasijas, utensilios, objetos diversos, para hacer conexión con otros lugares y culturas, reunidos todos en un salón para “abrir la mente” de los visitantes.

Tamar:“Wunderkammer” Es literalmente una “cámara de la curiosidad”. Te sugiere una habitación con cosas extrañas dentro, cosas hermosas, inusuales. No tiene nada que ver con la música, con la técnica, es sólo la idea.

Michael: Pero si piensas en un museo ellos muestran objetos específicos de alguna temática. Entonces, al idear nuestro proyecto,  pensamos en una de estas habitaciones (Wunderkammer) pero con instrumentos de teclado, desde los más antiguos, a los más modernos y pusimos todo ello reunido en un estudio. Es una idea del siglo XIX, del romanticismo, antes de la industrialización, la electricidad. Lo que me gusta de este proyecto fue que lo grabamos en un estudio en forma acústica, únicamente con los instrumentos (Piano, clavecín, celesta, armonio, glockenspiel)

Tamar: Existen dos versiones del álbum “Wunderkammer”: el original, grabado el año 2009, y una versión XXL que incluye arreglos con una Big band para 15 músicosm grabado en vivo en un concierto en Frankfurt el año 2012.
Cuando nació el proyecto, Michael y yo pensamos en tener dos productos como resultado, una versión en estudio y la otra realizada en vivo en un concierto. El estudio, permite adecuar los instrumentos, grabar por pistas, corregir por separado, manipularlos computacionalmente, prolongar los sonidos; pero en el concierto debimos escoger arreglos específicos, hechos de una manera especial, porque no podíamos “hacer trampa” a través de la computación. Entonces, debí aprenderme las piezas dos veces, una para el estudio y la otra, para el concierto, donde trabajamos bastante para hacer que la misma música sonara en vivo a sólo veinte dedos.Entonces son dos energías distintas, pese a que son las mismas piezas.

Michael: Nuestra propuesta musical en el escenario de unir el clavecín con el piano es un tipo de reinterpretación de esas obras originales (de estudio) que incluyen el piano, el clavecín, la celecta y el armonio en una combinación que asemeja a una orquesta de teclados, pero que incluye a sólo dos. Somos los primeros en grabar algo así. 
El trabajo en estudio, hoy en día es un verdadero “Wunderkammer”, son tantos los elementos disponibles, las posibilidades; cosas que parecen imposibles de interpretar en la realidad pueden ser grabadas y manipuladas, aunque artificialmente.La música pop trabaja así, puedes grabar muchas partes y dejas la mejor y puedes repetirla las veces que quieras.

Tamar: El inventar una versión que funcione sobre el escenario, nos ha hecho ser muy imaginativos para poder generar un sonido óptimo.

¿Esa creatividad, tiene relación con la formación de cada uno?

Tamar: Me doy cuenta que he estado estudiando académicamente más de 14 años, obteniendo grados y esas cosas, pero el estudiar te prepara para conocer la música académicamente, pero tocar la música en el escenario, compartir con otros colegas, tocar la música de tus íconos, es otra escuela. El leer sobre música te enseña mucho sobre la historia; puedes hablar de música, puedes analizarla, pero no te enseña realmente a tocar la genialidad de la música sobre el escenario. Entonces podría decir que mi real escuela musical empezó justo al terminar mi grado académico.
Claro, allí comienza la otra escuela.

Tamar: Otra escuela. Y la música es un asunto práctico, tienes que vivirla. Hablar sobre ella, escribirlaes interesante, pero hay algo más. La real música tiene que pasar. Y si no tienes ningún grado, pero tocas y conmueves a la gente, bueno, hiciste tu trabajo.

Michael: De hecho pienso que si te detienes a mirar la música de una forma académica e intentas analizarla, especialmente en el jazz, es algo peligroso. Es importante estudiar, pero al momento de tocar en el escenario… porque el momento en que la música suena puedes tener una idea de lo que es posible pero finalmente es algo que se le deja al corazón. Entonces pienso que si eres un músico de improvisación debes saber y estudiar todo lo que puedas acerca de la música pero debes mantener siempre en mente que eso no es lo mismo que tocar realmente la música, ella viene sin intención. Algunas ideas vienen desde algún lugar y pasan por tu cuerpo hasta el instrumento. Algunas cosas pueden ser erróneas desde el punto de vista de las reglas y la teoría, pero funcionan en el momento. Todos los tipos de teorías de la armonía, lo que funciona y lo que no está permitido, se olvida en el escenario cuando improvisas, debes escuchar lo que hay dentro de ti,  e incluso lo “érroneo” puede volverse aún más interesante y convertirse en melodía. Es importante estudiar, saber las reglas y conocer lo válido como un respaldo al cual el corazón acude inconscientemente y para tener mayor libertad consciente de las posibilidades sobre el escenario, pero los mejores conciertos que he dado, han sido sin tener mucha memoria ni pensar bien lo que estaba haciendo. Es algo que les he oído a mucho colegas y personas a quienes admiro.  A veces me preguntan, “qué hiciste en tal parte” y mi respuesta es  “la verdad no lo sé”. Allí me doy cuenta que no todo está en tu mente, no todo se calcula. Ayuda saber sobre música, pero eso no es la música.

Tamar: Ayer y hoy estuve pensando en cómo es tocar la música de memoria e hice una comparación: la música es lenguaje, es como hablar, tienes dos opciones con las cuales puedes establecer un diálogo: puedes hablar, donde no lo preparas, sólo hablas; o puedes leer un texto con un contenido que varía en las palabras según el idioma (forma), pero que se mantiene en contenido y significado (fondo). Entonces, puedes olvidar las palabras, pero aún así, si conoces el fondo, encuentras el modo de comunicar ese significado.
En el jazz y también en la música clásica, si realmente sabes cómo funciona la música, incluso si olvidas alguna parte, puedes encontrar la manera de comunicar ese significado;incluso si no has preparado lo que quieres decir, encuentras la forma. Siempre puedes hablar. Si pienso en lo que quiero decir, siempre puedo encontrar la manera de decirlo.   Y la música es algo similar, puedes tener un estado de ánimo que es algo abstracto, pero si tienes una idea de aquí a acá (delimitada), puedes encontrar la forma de transmitirla y hacerla clara en su significado para las personas.

Aún así ustedes dicen tener un respaldo, un fondo que les de seguridad, algo que necesitan.  A qué se refieren con eso ¿Estudios académicos?

El lenguaje lo practicamos toda la vida, hay formas de aprender de gramática, saber de vocabulario, nos manejamos con ello desde que nacemos; hablamos y  mantenemos una conversación sin leer un texto. La música es más abstracta y la forma en que los músicos clásicos aprenden de música es nota por nota, pero si conoces realmente cómo funciona la armonía como fluyen las melodías, todo lo que sabes puede ayudarte a encontrar la manera de realmente conversar con las personas a través de la música.

Transcripción y traducción: Carolina Chacana

Agradecimientos especiales al Goethe Institute Santiago por hacer posible esta entrevista.

Músicos de la sinfónica muestran sus otras facetas musicales en la Temporada “Sonidos del Mundo”.

El Conjunto Crinético junto al compositor Juan Antonio Sánchez,  se presentan este miércoles 4 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile en un interesante formato.
Músicos de la sinfónica muestran sus otras facetas musicales en la Temporada “Sonidos del Mundo”.
Vuelve todo el ritmo y el virtuosismo al Teatro Universidad de Chile con un nuevo concierto de música popular de la Temporada “Sonidos del Mundo” que evidencia la amplia versatilidad de los músicos de la orquesta sinfónica al mostrar sus otras facetas, más allá de la música docta.

Este miércoles 4 de diciembre se presentará el conjunto “Crinético” -que bajo el formato clásico de un cuarteto de cuerdas explora las sonoridades de la música fusión-  junto al percusionista Greco Acuña como invitado especial. A ellos se une el carisma y el talento del compositor y guitarrista Juan Antonio “Chicoria” Sánchez que compartirá con la audiencia sus composiciones derivadas de la tradición folclórica y la música popular de raíz latinoamericana.
Conjunto Crinético, más allá del cuarteto de cuerdas.
Fue en el año 2006 cuando un grupo de multifacéticos músicos de la Orquesta Sinfónica de Chile -Esteban Sepúlveda (violín), Claudio AlioshaGutiérrez (viola), Cristian Gutiérrez (violonchelo) y Esteban Pérez (contrabajo)-deciden formar una agrupación que, si bien sigue el formato clásico de un cuarteto de cuerdas, es totalmente libre al momento de explorar las sonoridades y timbres provenientes de las más variadas expresiones y estilos de la música popular. Canciones latinoamericanas, música de cine, al igual que el rock y el jazz, confluyen en la original propuesta de Crinético para crear arreglos especiales y composiciones únicas que siguen lo mejor de la tradición musical del mundo. En esta ocasión se unirá a ellos laversatilidad del percusionista Greco Acuña.
Conversamos conCrinético, sobre algunos detalles de esta importante jornada musical.
Tanto la propuesta musical del conjunto Crinético como la de “Chicoria” (Juan Antonio Sánchez) se enmarcan dentro de un contexto compartido: el de la música fusión ¿Es la primera vez que trabajan juntos o han existido colaboraciones previas?
Crinético:Hemos colaborado antes con Chicoria, de hecho, Aliosha tocó con él hace muchos años y Cristian Gutiérrez (cello) ha participado en varios de sus discos. Cuando él vivía en España vino a Chile e hicimos algunos temas en un recital.

Se tratará de un reencuentro, entonces. ¿Qué otros compositores chilenos han versionado?
Crinético:Hemos hecho música de Horacio Salinas, Toño Restucci, Pedro Melo y ClaudioAliosha Gutiérrez entre otros, y están en carpeta (en proceso de acomodo), temas de Rodrigo "Peje" Durán y de Manuel Meriño.

En cuanto a su música, ustedes se conocen por ser parte de la orquesta sinfónica, dedicados al formato de la música clásica y presentaciones en teatros importantes, Crinético viene a cubrir otros espacios ¿Cuál es el circuito de las presentaciones con el conjunto? 
Crinético:Nuestro circuito es relativo, hay periodos en que tocamos mucho en pubs y locales bien pro, y otros en que pasamos largo tiempo sin aparecer. Estamos todos muy ocupados en compatibilizar nuestro trabajo en la música clásica que absorbe muchísimo.

Juan Antonio Sánchez y la guitarra solista de raíz latinoamericana.

“Chicoria” Sánchez, como es conocido entre los músicosy cercanos, es uno de los compositores de raíz latinoamericana más prolíficos, originales  e influyentes de la actualidad. Sus obras para guitarra son interpretadas en Chile y el extranjero, y de algunas de ellas hay versiones para diversas formaciones instrumentales, como es el caso de la ya emblemática “Tonada por despedida” que toma la tonada tradicional chilena para fusionarla conrecursos de la guitarra clásica. Su formación académica en la Universidad de Chile y su aprendizaje empírico de la raíz folklórica lo han llevado a encontrar un estilo propio -tanto como intérprete como compositor-, que ha desarrollado junto a grupos de fusión como Entrama y Sagare Trío, entre otros, o acompañando a cantantes como Francesca Ancarola en Chile y a Gisela Baum en España, o bien en su faceta como solista.
Ha editado los discos «Local 47»(2001), «Soyobré» (2003), «Tercer tiempo» (2012) y «Viajes para guitarra»(2012). Además de publicar los libros «Piezas esenciales para guitarra» (2002) y«Recorriendo el laberinto» (2007). Obtuvo el premio Altazor el 2002 por su primer disco y el 2013 por la música incidental de la película «Bahía azul».



Compartimos una entrevista con Juan Antonio Sánchez quien nos habló de su línea musical y sus futuros trabajos.

Tu formación musical, al igual que los músicos de Crinético,  fue académica;  en tu caso en el conservatorio de la Universidad de Chile. ¿Cuál era la visión que había allí con respecto a la música de raíz latinoamericana? 

Chicoria:La visión que había en el conservatorio, cuando yo estudié allí, era esencialmente euro-centrista; se estudiaba, analizaba y valoraba la música de tradición clásica europea. Algunos profesores, sin embargo, ampliaban nuestra mirada mostrándonos otra música, o bien incorporando en sus análisis a música que nosotros amábamos, como es el caso de la música de raíz folclórica. Entre estos últimos, la presencia del musicólogo Rodrigo Torres fue fundamental.

Se trató, entonces, de un interés personal,  una búsqueda  paralela a los estudios formales. ¿El concepto de "guitarra solista de raíz latinoamericana” es una propuesta propia? 

Chicoria:La figura del "Guitarrista solista de raíz folclórica" está muy presente y desarrollada en países como Argentina y Brasil; asimismo hay un desarrollo muy fuerte de una guitarra peruana, aunque más centrada en el acompañamiento del canto. En Chile, el desarrollo de la guitarra vinculada a la raíz folclórica suele darse en grupos, y recién ha venido a producirse un interés por desarrollar una guitarra solista en los últimos años, creo que en importante medida debido a mi trabajo en ese campo. 

En diciembre del año pasado editaste dos trabajos discográficos: "Viajes para guitarra" y "Tercer tiempo", con 10 años de distancia desde la edición de Soyobré (2002). Seguramente habrá más material musical que se quedó en el tintero. ¿Algún adelanto?

Chicoria:Dos nuevos trabajos verán la luz prontamente: el disco "Purreira", con canciones para niños, y una trilogía de libros con piezas para guitarra: "Piezas esenciales para guitarra vol. II", "Piezas esenciales para guitarra vol. III" y "Obras esenciales para guitarra".
Dentro de los proyectos, en todo caso, tengo contemplado grabar un disco a dúo con Elizabeth Morris, un disco con arreglos de música chilena para guitarra sola, un disco de guitarra chilena con diversos guitarristas - compositores, y un disco junto a "Crinético" y Greco Acuña, que es parte de lo que estaremos mostrando este miércoles 4 en el teatro de la U. de Chile. Asimismo está el proyecto de organizar, junto al gran guitarrista Javier Contreras, un encuentro de guitarristas - compositores de raíz latinoamericana. Y en relación a nuevas publicaciones, hay una serie de libros didácticos que espero poder entregar durante el próximo año.

Crinético + Juan Antonio "Chicoria" Sánchez
Temporada “Sonidos del Mundo”
Teatro Universidad de Chile 


Miércoles 4 diciembre - 20 hrs.